Mostrando entradas con la etiqueta Canciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Canciones. Mostrar todas las entradas

5 de marzo de 2014

15 canciones para entrarle a Mägo de Oz

Por Caín   Publicado el  miércoles, marzo 05, 2014   Rock en Español Sin comentarios


Mägo de Oz es una banda madrileña que combina distintos géneros musicales y que ha sufrido una serie de transformaciones importantes a lo largo de sus 25 años de existencia. Aunque casi siempre se ha desarrollado dentro del ámbito del folk metal, esta banda ha migrado del blues al metal sinfónico, pasando por el hard rock, el heavy metal clásico y el power metal, antes de consagrarse como uno de los exponentes más importantes del metal en español.

Si ya estás familiarizado con Molinos de Viento y Fiesta Pagana, es posible que te interese escuchar más de esta banda española fundada a finales de la década de los 80. Si por otra parte, conoces las canciones antes mencionadas y no te han agradado en lo absoluto, esta lista puede hacerte cambiar de opinión (o no) sobre ese gran proyecto musical que es (y ha sido) Mägo de Oz.

En esta lista he decidido dejar fuera los temas más comerciales, los instrumentales y los covers o tributos a otros grupos, para así poder echar un ojo a lo mejor que puede ofrecer esta banda liderada por Jesús María Gil (mejor conocido como Txus).

Ahora comencemos con los temas:

1. El Santo Grial

Aparece en La Leyenda de la Mancha (1998)

La Leyenda de la Mancha es un disco conceptual basado en la popular novela El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605), escrita por Miguel de Cervantes hace ya más de tres siglos. En esta novela, el personaje principal, don Alonso Quijano, está obsesionado con las novelas de caballería y dedica sus últimos años a vivir su fantasía: ser un caballero andante. En dichas historias de caballeros, un tópico frecuente era la búsqueda de un objeto mágico conocido como El Santo Grial, que se suponía, era nada más y nada menos que la copa en que había bebido Cristo durante su última cena.

La canción es una poderosa pieza de power metal, aderezada con el violín estilo celta de Carlos Prieto, que engloba muy bien toda la propuesta musical de Mägo de Oz. La estructura es muy dinámica e incluye guitarras hábilmente interpretadas, una voz aguda y épica, que nos recuerda brevemente los mejores días de Helloween o Stratovarius, así como una parte de la Danza Húngara n°5 de Johannes Brahms. Este tema es el mejor para adentrarse a Mägo de Oz, pues muestra a la banda es sus mejores momentos y a Txus en la cima de su capacidad creativa.



2. Jesús de Chamberí

Aparece en Jesús de Chamberí (1996)

El álbum Jesús de Chamberí es una parodia del musical Jesus Christ Superstar (1970) de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, sólo que en vez de hacer sólo una interpretación distinta del rol de los personajes bíblicos, Mägo de Oz transporta la acción al tiempo actual y narra la llegada de Jesucristo a la Tierra en la forma de un mendigo con pinta de rockero que tiene un mensaje importante que dar a la humanidad.

Esta canción representa la inclusión del vocalista José Martínez (José Andrëa) a la alineación de la banda y marca un cambio radical y refrescante con respecto al estilo que Mägo de Oz había estado siguiendo desde su formación. La voz aguda de José da vida al mensaje del polémico Jesús de Chamberí, quien no teme hablar de injusticia y prostitución ante los impávidos testigos que escuchan sus palabras. Esta canción se ciñe más al heavy metal clásico que al power metal de los discos posteriores.


3. Satania

Aparece en Finisterra (2000)

El año 2000 estuvo cargado de connotaciones simbólicas y más de uno pronosticó el fin del mundo a cargo de diversos agentes naturales y sobrenaturales. También fue el año de la tecnofobia, pues el riesgo inminente del Y2K, disparó la paranoia de algunas personas, quienes argumentaban que el depender tanto de las computadoras (que a fin de cuentas eran máquinas, y que podían fallar), sólo podría traernos miseria y perdición como especie.

El primer tema de Finisterra baraja la idea de que, en el futuro, todas las cosas bellas e imponentes de la naturaleza serán destruidas por los seres humanos y sustituidas por burdas imitaciones electrónicas. Este es un tema recurrente en la discografía de Mägo de Oz e inspiró de alguna manera la mítica trilogía Gaia. Con el doble bombo del inicio, Mägo experimenta con un metal más pesado y contundente, que por desgracia, no vuelve a aparecer en posteriores producciones de la banda.



4. Ancha es Castilla

Aparece en La Leyenda de la Mancha (1998)

En la Edad Media, existían artistas callejeros que transmitían historias o moralejas a través de poemas musicalizados y eran conocidos como trovadores y juglares (estos últimos no componían, sólo interpretaban). Estos artistas, a menudo acompañaban sus actuaciones de instrumentos de cuerda como el laúd o la vihuela.

En esta canción, José pretende ser un juglar cantando en verso la moraleja que nos enseña El Quijote: que nunca se es demasiado viejo para perseguir los sueños y que la opinión de otras personas no debe ser impedimento para nadie. Es una balada que carece de instrumentación eléctrica, pero es reemplazada con creces por la guitarra acústica interpretada de manera similar a un laúd.



5. Hasta Que Tu Muerte Nos Separe

Aparece en Jesús de Chamberí (1996)

Antes de escribir canciones sobre la felicidad o las lágrimas amargas de Gaia, Mägo de Oz grabó este tema que denuncia el maltrato hacia la pareja y la violencia doméstica. Lo interesante de este ejercicio, es que está escrito desde una visión caricaturizada del golpeador y no desde el punto de vista de la víctima.

La crítica parte del hecho de que, aunque el matrimonio esté regulado por la iglesia y el estado, no necesariamente existe un verdadero compromiso para tratar a tu cónyuge con amor y respeto. En palabras del mismo Txus: “Puedes acogerte al sagrado matrimonio como Dios manda... y seguir siendo un perfecto hijo de puta”.



6. Polla Dura No Cree En Dios

Aparece en Finisterra (2000)

Este blues pesado relata la historia de un hombre acaudalado que abandona una búsqueda espiritual para sumirse en toda clase de vicios y perversiones. La necesidad de ganar dinero lo convierte en delincuente vagabundo de poca monta, bajo la consigna de “es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo”.

Entre otras cosas, esta canción tiene algunas curiosidades, como un duelo entre la voz de José y el violín de Mohamed, que nos recuerda a las épicas competencias de agudos que protagonizaban en sus primeros años Ian Gillan y Ritchie Blackmore, vocalista y guitarrista de Deep Purple, respectivamente.



7. El Que Quiera Entender Que Entienda

Aparece en Finisterra (2000)

Esta canción emplea una frase de la biblia para tratar de transmitir un mensaje en contra de la homofobia y la discriminación. Aún hoy, me pregunto por qué este tema no causó demasiado revuelo ni fue adoptado por la comunidad gay de España como un llamado a la tolerancia. Es el tipo de letras que diferenciaba a Mägo de Oz del resto de las bandas de metal españolas y que se han ido diluyendo con el paso del tiempo para dar paso a temáticas más “convencionales”.

La introducción de este tema incluye una flauta transversal y hasta un clavecín. Es uno de los temas más ambiciosos, donde se lucen los recién integrados Sergio Cisneros (en los teclados) y Fernando Ponce (en las flautas). Es una de las letras más trabajadas de Txus, y una de las mejores del metal en español.



8. Finisterra

Aparece en Finisterra (2000)

Con este himno apocalíptico, Mägo de Oz da inicio a la tradición de finalizar cada uno de sus discos con una canción anormalmente larga y épica. Con 15 minutos de duración, Finisterra nos cuenta la historia del fin del mundo como lo conocemos, donde todo se desquicia y se altera el orden natural de las cosas.

Esta canción que cuenta con varios artistas invitados, da inicio con un coro inconfundible e hipnótico. En la primera mitad de la canción, podemos escuchar la discusión que tienen Dios y el Diablo con respecto al destino de la humanidad. Finisterra es un tema que invita a reflexionar sobre las injusticias cometidas en nombre del progreso y a las grandes omisiones cometidas por parte de los grupos de poder en todo el mundo.



9. Judas

Aparece en Jesús de Chamberí (1996)

Después de La Mosca Cojonera de Ska-P, Judas es la crítica es la más acertada hacia la figura papal que escuchado. En este tema, Mägo de Oz plantea que no es necesario que uno de los discípulos de Jesús de Chamberí lo traicione, puesto que ya existe una institución especializada en torcer sus enseñanzas y manipular a los feligreses a su conveniencia.

Lo más destacable de este tema, además de la letra, es el solo de violín del final. Esta canción fue escrita durante el papado de Juan Pablo II, pero se escucha asombrosamente vigente, aún casi 20 años (y dos papas) después.



10. El Pacto

Aparece en La Leyenda de la Mancha (1998)

Una de las pocas canciones escritas por José Andrëa para Mägo. La letra nos cuenta la historia de una especie de Fausto moderno que tiene la oportunidad de controlar a un demonio por tiempo limitado, pero a cambio lo pierde todo, incluso la posibilidad de entrar al paraíso.

Es una de las canciones donde los guitarristas Carlos Marín y Francisco Gómez de la Serna logran destacar más, gracias al duelo de requintos casi al final de la pieza. El Pacto era un elemento recurrente en el setlist de sus presentaciones en vivo, durante las giras de La Leyenda de la Mancha y Finisterra.



11. El Líder

Aparece en Gaia: Epílogo (2010)

Gaia: Epílogo es una recopilación de canciones que no alcanzaron lugar en la famosa trilogía de Mägo de Oz. Sorprendentemente, muchas de estas son bastante buenas, y hasta me atrevería a decir que mejores que otras que sí lograron hacer su aparición en Atlantia.

El Líder es una canción “de la vieja escuela” que hubiera encajado perfectamente en Jesús de Chamberí o Finisterra. Es una denuncia a las decisiones de ciertos líderes políticos y religiosos que no dudan en utilizar a la población para perseguir sus maquiavélicos fines, sin importar su sexo o su edad.



12. Aquelarre

Aparece en Gaia II: La Voz Dormida (2005)

La canción más provocativa y polémica de la banda apareció en el álbum Gaia II: La Voz Dormida, y es un canto al libertinaje y la promiscuidad. La letra describe una orgía satánica de esas llenas de excesos que usaban los curas para asustar a sus feligreses. La canción está llena de simbolismos satánicos y funciona como una burla muy efectiva a la moral cristiana y a su anticuado sistema de valores.

Como dato curioso, la banda tenía pensado grabar un videoclip, invitando a una gran cantidad de fans a participar en una puesta en escena del aquelarre, pero por alguna razón (¿presiones de la disquera?), el proyecto nunca se concretó.



13. El Fin del Camino

Aparece en Jesús de Chamberí (1996)

El malaventurado Jesús de Chamberí le dedica una canción post-mortem a su amada, pues descubre que, al no haber concluido su misión, se ha quedado vagando en el limbo. El reclamo que le hace el protagonista a su “padre” es similar al de la canción Gethsemane de Jesus Christ Superstar.

El Epílogo del segundo álbum de Mägo de Oz incluye la provocativa frase “tenemos iglesia, toros y fútbol en la primera”, dando a entender que, sin importar lo que suceda a su alrededor, la sociedad seguirá dormida por el entretenimiento barato y la vacía promesa de una vida post-mortem.



14. Los Renglones Torcidos de Dios

Aparece en Finisterra (2000)

Uno de los mejores temas de Mägo de Oz, o por lo menos, uno de mis favoritos, pues analiza un tema totalmente ajeno a los clásicos desvaríos de Txus: la locura. Un pobre hombre, aquejado de alguna enfermedad mental, pide la ayuda de un ser sobrenatural para acallar a las voces dentro de su cabeza y a cambio le ofrece su lealtad espiritual.

Esta canción, no tan conocida, de Mägo de Oz retoma el título una novela de Torcuato Luca de Tena pero, aunque no comparten la misma trama, ambas giran en torno la premisa de la locura. Es uno de los mejores temas de la banda, una verdadera joya que por una razón u otra, ha quedado fuera de sus conciertos y discos recopilatorios.



15. La Cantata del Diablo

Aparece en Gaia II: La Voz Dormida (2005)

Por último hablaré de su magnus opera, un tema de 21 minutos que marca la cúspide de la trilogía Gaia y el fin de La Voz Dormida. Este tema tiene un poco de todo: partes lentas, partes muy rápidas, solos de guitarra, solos de teclado, solos de violín y coros que parecen tomados de un musical de Broadway. Es la obra más ambiciosa de la banda en la que incluso participan algunos personajes conocidos de la escena musical española como Leo Jiménez (Saratoga), Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos) y Víctor García (WarCry).

El tema pronostica la caída de las religiones actuales ante una creencia más cercana al culto de la naturaleza y la unión de todas las naciones en un gran colectivo humano. Al final podemos escuchar una especie de Padre Nuestro modificado para darle a la iglesia el mensaje “tu dios no nos representa”.

Es una obra redonda que, por su duración, en otros tiempos hubiera ocupado todo el lado de un disco de vinil, pero ahora, gracias a la tecnología, podemos escuchar en un solo video de YouTube incrustado en este mismo blog. Disfruten.



1 de octubre de 2011

Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 1

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock 4 comentarios
Ésta lista fue elaborada a partir de muchas otras que hay en la web y algunas revistas especializadas. La intención de consultar varias fuentes es la de tener una idea más aproximada y mucho menos subjetiva de cuáles son las 100 mejores canciones de la historia del rock. Quizá el orden no agrade a todos, pero cuando menos estarán de acuerdo en las canciones que aquí aparecen, esperando no olvidar ninguna y darle a cada una el lugar que se merece.



100. Blue Suede Shoes (1956)
Carl Perkins
Aunque el pionero del rockabilly se negaba originalmente a escribir una canción sobre zapatos azules, este tema significó un gran éxito para Carl Perkins. Sus reminiscencias de country mezcladas con el estilo del Rock N’ Roll generaron un clásico inmediato que llegó a los primeros lugares de las listas en Estados Unidos e Inglaterra. Se dice que el tema surgió por recomendación de Johnny Cash cuando Perkins escuchó a un tipo decirle a su novia “uh-uh, no pises mis zapatos de gamuza”.



99. My Sharona (1979)
The Knack

Despreciada por muchos puristas, My Sharona es mucho más que un tema pop. Cuenta con una línea de bajo poderosa y un notable solo de guitarra. Además del ritmo sugestivo y los extraños movimientos de Doug Fieger en el escenario, la letra refleja la obsesión del guitarrista con una chica mucho menor que él, que además era novia de su mejor amigo. La Sharona en cuestión apareció en la portada del sencillo, con el álbum Get the Knack bajo el brazo.



98. Somebody To Love (1967)
Jefferson Airplaine

Escrita por el cuñado de Grace Slick, esta canción pasó de ser una balada ligera para convertirse en una joya del rock psicodélico. Slick la llevó consigo al unirse a Jefferson Airplaine, donde se volvió más oscura e intrigante. Somebody To Love fue muy sonada durante el famoso Verano de Amor de 1967 en San Francisco, al igual que White Rabbit escrita por la cantante Grace Slick.


97. Losing My Religion (1991)
R.E.M.

Lo que inició como un ensayo con la mandolina terminó convirtiéndose en la canción más famosa de R.E.M. A pesar del engañoso título, Losing My Religion no tiene que ver con creencias, sino más bien, es el comportamiento obsesivo de un sujeto hacia su pareja. Michael Stipe la compara con Every Breath You Take de The Police.


96. Heartbreaker (1979)
Pat Benatar

Antes de volverse famosa cantando tiernas baladas, Pat Benatar lanzó esta sorprendente muestra de hard rock de finales de los 70s. Los solos y riffs de Neil Giraldo convertirían el primer single de la neoyorkina en un éxito inmediato. Un tema injustamente menospreciado en la historia del Rock.



95. Rockin' In the Free World (1989)
Neil Young

El veterano del country rock regresó a sus raíces después de un par de álbumes experimentales. Rockin’ In the Free World habla de la falacia de un mundo libre, justo cuando parecía que el último bastión comunista había caído junto con el muro de Berlín, Young reclama las carencias y problemas de “la Tierra de la Libertad”.


94. Love Will Tear Us Apart (1980)
Joy Division

Pocas canciones reflejan la tristeza de una manera tan peculiar como el último single lanzado por Joy Division. Trata sobre el derrumbe del matrimonio del vocalista con su esposa Deborah. Esta situación, aunada a la complicación de la epilepsia de Curtis, provocó que el músico se suicidara tan sólo un mes después de que la canción saliera al aire en el Reino Unido.




93. Enter Sandman (1991)
Metallica

Despreciada por muchos amantes del thrash de la vieja escuela, esta canción es una descarga de adrenalina, con metal o sin él. Contó con la impecable producción de Bob Rock y tardó casi un año en ser terminada. La letra original de James Hetfield era mucho más sencilla, pero Bob lo convenció de que podía hacerlo mejor.


92. Where Is My Mind? (1988)
Pixies

Es tan simple que resulta inquietante, pero Black Francis colocó cada pieza en un lugar clave para lograr ésta pequeño clásico del rock minimalista. Con decenas de covers realizados durante las últimas dos décadas, el tema más famoso de los Pixies siempre será recordado por su aparición en la cinta Fight Club (1999).




91. Oh, Pretty Woman (1964)
Roy Orbison

Tan cursi como simpática, esta canción de Roy Orbison sigue siendo muy popular, a más de 35 años de su lanzamiento. Esta canción logró desbancar a The Beatles del primer lugar de las listas de popularidad. El hombre de las gafas oscuras siempre fue pionero de las baladas con un toque de rock n’ roll, y es que ¿quién no conoce a una mujer bonita?

Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 2

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


90. She's Not There (1964)
The Zombies

Un tema inmortal de la Ola Inglesa que trata sobre la chica de tus sueños. Una balada con tintes jazzísticos y un ritmo pegajoso. En vez del tradicional solo de guitarra, es el tecladista Rod Argent (autor de la canción) quien deleita al escucha con su virtuosismo. Santana realizó un excelente cover en los 70’s, con su característico estilo latino.




89. Don't Fear (The Ripper) (1978)
Blue Oÿster Cult

El amor es capaz de desafiar a la misma muerte, o al menos eso dice Buck Dharma en este clásico de 1978. En un principio se pensó que hablaba de suicidio al incluir la frase “Romeo y Julieta juntos en la eternidad”, pero Dharma aclaró que en realidad trata sobre el amor eterno. También es recordada por el sketch “More Cowbell (más cencerro)” de Will Ferrell en Saturday Night Live.



88. Eruption (1977)
Van Halen

Una canción que puede resumir el estilo de toda una banda, lo más irónico es que es un solo de guitarra. Incluida en su disco debut, Eruption demuestra la sorprendente técnica de Eddie Van Halen con el tapping. Es también parte fundamental de las actuaciones en vivo de la banda desde sus inicios.


87. Jailbreak (1976)
Thin Lizzy

Agresiva y bluesera, Jailbreak marcó el inicio de una nueva era de rock pesado y rebelde, algo que se había disuelto durante los pacíficos 60’s. La letra habla sobre tipos sin escrúpulos y con muchas ganas de divertirse. La voz de Phil Lynott es una clara invitación a romper las reglas.





86. American Woman (1970)
The Guess Who

Algunos creen que es un himno patriótico, otros una ofensa para las chicas de E.U., pero la verdad es que es sólo la reacción de estos canadienses ante la majestuosidad de las grandes ciudades y sus mujeres poco recatadas. Otros la interpretan como una canción contra la guerra, pero todos concuerdan en que es un clásico del Rock.



85. Frankenstein (1973)
The Edgar Winter Group

Llamada originalmente “El Doble Solo de Batería” (por el increíble duelo de percusiones entre Edgar Winter y Chick Ruff), Frankenstein es una canción instrumental fuera de serie. El sintetizador de Winter es el protagonista de esta pieza, pero no conforme con ello, el músico incorpora además un saxofón y un solo de timbales. La versión original era mucho más larga, por lo que al hacer la edición (cortando pedazos de cinta y uniéndolos después), la cinta quedó tan remendada que recordaba al célebre monstruo de Mary Shelley.




84. Doctor Doctor (1974)
UFO

Una de las canciones más importantes del hard rock. No sólo fue uno de los primeros éxitos de UFO, sino que además es una de las referencias obligadas al hablar de los orígenes del heavy metal. La increíble guitarra de Michael Schenker y la poderosa voz de Phil Mogg brindan un ritmo vertiginosos a esta historia de amor y locura.




83. Brown Eyed Girl (1967)
Van Morrison

Aunque originalmente hablaba sobre un amor interracial, Brown Eyed Girl se convirtió en el primer sencillo del cantautor Van Morrison después de su paso por Them. A pesar de no tocar el tema de la raza, las estaciones de radio la censuraron por contener la frase “haciendo el amor en el pasto verde”, misma que fue editada para poder ser usada como sencillo.



82. Cat Scratch Fever (1977)
Ted Nugent

Aunque su título proviene de una enfermedad infecciosa infantil, Cat Scratch Fever tiene una connotación más provocativa, donde los gatos sirven como metáfora para mujeres y la enfermedad es más bien una compulsión sexual. Ted Nugent da una pequeña muestra de su talento como guitarrista, además de su particular sentido del humor.



81. Venus (1969)
Shocking Blue

Shocking Blue fue una de las pocas bandas holandesas que lograron éxito mundial. Su canción más famosa Venus es una adaptación del guitarrista Robbie van Leeuwen a The Banjo Song, del grupo Big 3. La vocalista Mariska Veres no hablaba inglés al momento de grabar la canción, así que hizo una adaptación fonética, detalle que se puede apreciar en palabras como “goddess” y “Venus”.


Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 3

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


80. Nights In White Satin (1967)
The Moody Blues

Una joya del rock sinfónico y uno de los temas más importantes en la música de los 60s. Fue escrita por Justin Hayward y grabada en conjunto con las Orquesta del Festival de Londres. Parte del disco conceptual Days of Future Past, esta pieza representa la noche y habla sobre un amor ficticio en tierras lejanas. Fue editado 3 veces como sencillo, puesto que en su primer lanzamiento no fue muy popular debido a sus 7 minutos de duración.



79. Smells Like Teen Spirit (1991)
Nirvana

El himno de la generación X es una mezcla de furia y frases sin sentido. La explosiva técnica de Dave Grohl contrasta con la simpleza de la melodía. El autor de la canción mencionó muchas veces que está influenciada directamente por la banda Pixies y la canción More Than A Feelingde Boston. El título surgió de la frase “Kurt smells like a teen spirit” que Kathleen Hannah pintó en la pared de la habitación del vocalista. Éste no se dio cuenta que Teen Spirit era un desodorante para chicas hasta que la canción ya era todo un éxito.


78. Rock N' Roll All Nite (1975)
Kiss

Fue escrita por Gene Simmons y Paul Stanley como una canción que identificara a la banda e invitara a sus fans a cantarla a modo de himno. Es una de los temas más reconocidos de Kiss y del rock en general. La batería de Peter Criss sirve de preludio para la detonación de adrenalina y los divertidos coros de “I-Wanna Rock N’ Roll All Ni-ite-and party every day”.



77. Roundabout (1972)
Yes

Una canción sobre una glorieta puede sonar aburrido, pero Yes hizo de algo tan simple la base para su obra maestra Roundabout. La ejecución de los instrumentos es magnífica, destacando el teclado de Rick Wakeman, quien hace uno de los solos más reconocibles en este instrumento casi al final de la canción.



76. Anarchy In the U.K. (1976)
Sex Pistols

La canción que detonó el punk era una mezcla de furia, inconformidad y nihilismo. Llegó a mediados de los 70’s de la mano de una de las bandas más polémicas y fugaces de la historia del rock: Sex Pistols. Escrita por Glenn Matlock y Johnny “Rotten”, Anarchy In the U.K. cambió por completo la influencia de la música en los jóvenes. En oposición a las canciones de amor y paz, estas incitaban a la violencia y al desorden.



75. Cherry Bomb (1976)
The Runaways

Las mujeres en el rock casi siempre habían estado relegadas al papel de vocalistas, pero en 1976 surgió una banda compuesta exclusivamente por chicas, con una actitud rebelde y un talento inusual. Cherry Bomb es su carta de presentación: sexo, excesos y el espíritu autodestructivo del rock n’ roll.



74. Still Got the Blues (1990)
Gary Moore

El talentoso guitarrista británico hubiera sido menospreciado por siempre de no haber dado un giro rotundo en su carrera, del hard rock al blues. En este tema, Gary hace que la guitarra llore literalmente ante la trágica historia de un amor perdido, convirtiéndola en una de las baladas más representativas de los 90’s.



73. Money For Nothing (1985)
Dire Straits

Con un riff pegajoso y una letra mordaz, Mark Knopfler y Sting crearon una de las mejores canciones de Dire Straits, que se alejaba un poco de las composiciones alegres y mostraba un lado más irreverente de la banda. Es una crítica a los grupos ochenteros de glam, quienes salían en sus videos vestidos como mujeres, con chicas voluptuosas y autos costosos. Fue censurada por contener la palabra “faggot (marica).”



72. Long Cool Woman (In A Black Dress) (1972)
The Hollies

Una de las canciones más bizarras jamás escritas se convirtió en el éxito más grande del grupo británico The Hollies. Esta banda era conocida por sus azucaradas composiciones pop como Sorry Suzanne, He’s My Brother o The Air That I Breathe, pero esta historia de policías anti-drogas y mujeres altas en vestidos negros, escrita por Clark Allen, cambió la imagen de The Hollies ante el mundo.



71. Gloria (1964)
Them

Una canción que destaca por su sencillez, pero que a lo largo del tiempo ha demostrado ser un verdadero ícono del rock de los 60’s. La canción habla sobre una chica con la que el autor (Van Morrison) aparentemente tenía una relación más que amistosa. En la grabación de este clásico se incluyeron dos bateristas y quien toca la guitarra es nada más y nada menos que Jimmy Page. Ha sido versionada por muchos grupos, entre ellos, los míticos The Doors.



Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 4

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


70. Piece of My Heart (1968)
Big Brother And the Holding Company

Lanzada originalmente por la hermana menor de Aretha Franklin, Erma, esta canción es un despliegue vocal impresionante que cautiva por su pasión desmedida. Big Brother le dio un toque psicodélico a la canción de R&B, y la voz de Joplin ya no era un reclamo amoroso, sino un grito desesperado.



69. Blitzkrieg Bop (1976)
Ramones

Miles de interpretaciones han sido las que los fans encontraron para esta canción. Lo importante es que con este sencillo, Ramones dejó la puerta abierta para lo que más tarde se conocería como pop. Por su parte, los compositores Tommy, Dee Dee y Joey Ramone han alegado que simplemente les gustaba la música “chicle” como el tema Saturday Night de los Bay City Rollers.



68. Barracuda (1977)
Heart

Bastante peculiar era tener dos chicas talentosas en una banda de rock, mucho más que estas fueran hermanas. Éste fue el gancho que usó Mushroom Records para inventar una relación lésbica entre ellas y así vender más copias del primer ábum de Heart, Dreamboat Annie. Cuando Ann Wilson se enteró por medio de un fan del nefasto rumor, se separó de su disquera, no sin antes escribir uno de los mejores temas del hard rock de los 70’s, con su ritmo de galope y su increíble solo de guitarra, cortesía de Nancy Wilson.



67. Dust In the Wind (1977)
Kansas

La primera canción acústica de Kansas, compuesta por Kerry Livgren estaba inspirada en poesía nativo-americana y fue incluida en el álbum Point of Know Return de último momento. La temática filosófica que apunta al olvido es complemantada por la guitarra de 12 cuerdas y el solo de violín de Robby Steinhardt.



66. School's Out (1972)
Alice Cooper

Para muchos, el mejor momento del ciclo escolar es cuando finaliza, para Alice Cooper este fue el tema que lo consolidó como una figura clave en la historia del rock. Su maquillaje y su vestuario teatral lo distinguían de muchos otros grupos de la época. Sus letras provocadoras como School’s Out fueron un llamado a la juventud de los 70’s, a romper esquemas y desafiar las reglas.



65. Ride the Sky (1970)
Lucifer's Friend

Quizá el llamarse Lucifer’s Friend en los 70’s era poco favorable para una banda, pero el quinteto formado por los alemanes German Bonds y el británico John Lawton era sin duda una banda sorprendente, al nivel de Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Ride the Sky es el tema que abre su disco homónimo y es también un despliegue descomunal de hard rock, plagado de teclados, un corno francés y la aguda voz de Lawton que resuena como un grito desesperado.



64. La Grange (1973)
ZZ Top

Los músicos no siempre se mantienen alejados de los bajos mundos y los hermanos Gibbons conocían muy bien la fama de un prostíbulo a las afueras de La Grange, Texas. “A ten to get in (diez dólares para entrar)” era la consigna que se ponía afuera de este legendario burdel, después llamado Chicken Ranch, inmortalizado primero por la cinta The Best Little Whorehouse In Texas y más tarde por los barbudos hermanos Gibbons.



63. Can the Can (1973)
Suzi Quatro

Ya en los 60’s, las mujeres jugaban un papel importante en el desarrollo del rock psicodélico, como Janis Joplin o Grace Slick, pero Suzi Quatro fue la primera en enfundarse en un traje de cuero y cantar canciones de rebeldía y desenfreno. Su primer gran éxito consiste en el diálogo de una chica que defiende a su hombre del acecho de otras mujeres, como su hermana o su propia madre.



62. Paint It Black (1966)
The Rolling Stones

El uso del sitar (instrumento indio) por parte de George Harrison en la canción Norwegian Wood de The Beatles causó mucha curiosidad en los músicos de la época, entre ellos Brian Jones, guitarrista de los Stones. En Paint It Black, el sitar enmarca la historia de un hombre depresivo o pesimista que busca eliminar todo el color de su alrededor, hasta que todo sea negro.



61. Should I Stay Or Should I Go? (1981)
The Clash

Famosa por sus cambios de ritmo, su dilema existencial y su mal español, Should I Stay Or Should I Go? fue la única canción de The Clash en alcanzar el número uno en las listas, pero en 1991, diez años después de su lanzamiento. En este tema, Mick Jones refleja la indecisión ante su relación con Ellen Foley y su tambaleante permanencia en la banda, a causa de los problemas con las drogas.



Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 5

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


60. Heartbreak Hotel (1956)
Elvis Presley

La historia de un hombre que saltó por la ventana de un hotel, después de borrar todo rastro de su identidad fue la materia prima que usaron el guitarrista Tommy Durden y la maestra Mae Axton para crear el que se convertiría en el primer sencillo exitoso del Rey del Rock N’ Roll. Este tema deprimente destaca por su instrumentación bluesera y la fantástica voz de Elvis, quien entonces tenía tan solo 21 años de edad.



59. Rock Around the Clock (1954)
Bill Haley And The Comets

Aunque existe una controversia sobre cuál fue la primera canción de rock n’ roll de la historia, Rock Around the Clock ha sido elegida por la mayoría de los seguidores del género como la primera en incorporar los elementos representativos del rock. Con su ritmo variante en la tarola, un solo de guitarra, cortesía de Danny Cedrone y la voz del experimentado Bill Haley, esta canción estaba destinada a hacer historia.



58. Good Vibrations (1966)
The Beach Boys

La madre de Brian Wilson creía que los perros eran capaces de sentir las vibraciones que emanaban las personas, y este fue el concepto que el músico retomó para este tema de 1966. Esta canción estaba destinada a ser incluida en Smile, la obra maestra del grupo, pero el estado mental de Wilson y su asombro ante la magnificencia del Sgt.Pepper's de The Beatles anularon el proyecto. La grabación de este sencillo fue la más cara de la época, costando $50,000.



57. The Final Countdown (1986)
Europe

Uno de los himnos épicos del rock por antonomasia fue lanzado por la banda sueca Europe a mediados de los 80’s. Fue escrita por el vocalista John Tempest como el tema de apertura en sus conciertos, basada en el riff de teclado que se repite a lo largo del tema. No pensaron que llegaría a ser tan exitosa y sin embargo con esta canción, la banda alcanzó el punto más alto de su popularidad.



56. Sweet Home Alabama (1973)
Lynyrd Skynyrd

Lynyrd Skynyrd es un grupo de southern rock que recupera elementos de country en sus canciones y los adereza con sus fabulosos solos de guitarra. Hubo un incidente concreto que inspiró esta canción: Neil Young criticó seriamente el racismo al sur de los Estados Unidos en su canción Southern Man, así que fue incluido en este tema que enaltece al hombre sureño, concretamente al oriundo de Alabama. Incluso puede escucharse que alguien canta la frase Southern Man en una parte de la canción.



55. Move Over (1970)
Janis Joplin

Al dejar el grupo Big Brother And the Holding Company en 1968, Janis intentó unirse a varias agrupaciones y formar otras, pero no logró encontrar una estable, así preparó su primer disco como solista Pearl, el cual no pudo terminar y fue lanzado después de su muerte, en 1971. Esta maravillosa canción habla de los sujetos inseguros que siguen acosando a su pareja, a pesar de que la relación ha dejado de funcionar.




54. Welcome To the Jungle (1987)
Guns N' Roses

Lo que Axl Rose encontró al llegar a Los Angeles fue un mundo totalmente distinto a su natal Indiana. En ese lugar podías conseguir lo que fuera, sólo si tenías el dinero suficiente y te acercabas a las personas adecuadas. La música corrió por cuenta del guitarrista Slash, a partir del riff de inicio. Este es el primer tema del disco Appetite For Destruction, con el que Guns N’ Roses se dio a conocer en el mundo entero.




53. Detroit Rock City (1976)
Kiss

Esta canción fue escrita por Paul Stanley y Bob Erzin en honor a un joven fanático de la banda que murió en un accidente automovilístico cuando se dirigía a un concierto de Kiss. Es una de las canciones más aclamadas de esta banda originaria de New York, donde se pueden escuchar al máximo las habilidades interpretativas de Frehley, Simmons, Stanley y Criss.



52. Bad To the Bone (1982)
George Thorogood And The Destroyers

Inspirado en el riff de I’m A Man de Bo Diddley, George Thorogood escribió una canción bluesera sobre un rebelde sin causa que resultó todo un éxito. El solo de saxofón de Hank Carter se funde con el solo de guitarra de Thorogood, dando vida a uno de los mejores temas de su género. La canción se hizo famosa por aparecer en varias películas y en la serie animada Alvin and the Chipmunks.



51. Yesterday (1965)
The Beatles

Al componer esta canción, Paul McCartney estaba seguro haber tomado la tonada de algún lugar, hasta que varios de sus conocidos lo convencieron de que era completamente de su autoría. En un principio se llamaba Scrambled Eggs (huevos revueltos) y Paul tardó meses en terminar la letra. Al final la grabó él solo con una guitarra acústica y más tarde George Martin contrató a un cuarteto de cuerdas para el acompañamiento. Esta canción marcó un hito en la historia del rock, ya que por primera vez se utilizaban instrumentos de música “clásica”.


Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 6

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


50. Imagine (1971)
John Lennon

El himno de un mundo ideal, de una utopía inalcanzable en la que muchos soñadores seguimos creyendo. El legado de amor y paz de los hippies y el baggismo terminó en esta canción. Lennon dijo que Imagine era "antireligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero es aceptada por su dulzura." Ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo y sigue siendo interpretada por muchos artistas a más de 30 años de la muerte del Beatle.


49. My Generation (1965)
The Who

La Ola Inglesa había traído muchas canciones memorables, pero todas eran baladas románticas sin demasiadas pretensiones. Pero un grupo londinense estaba dispuesto a hacerse oír, con un peculiar llamado a la juventud que incluía la famosa frase “I hope I die before I get old (Espero morir antes de envejecer)”. El solo de bajo de John Entwistle y la atronadora batería de Keith Moon respaldaba al tartamudeo de Roger Daltrey al cantar sobre su generación.


48. Purple Haze (1967)
Jimi Hendrix Experience

Erróneamente relacionada con las drogas, Purple Haze está basada en un sueño que tuvo Jimi, donde él caminaba bajo el agua y una misteriosa niebla púrpura lo envolvía, pero su fe en Jesucristo lo salvaba. Es por esto que en un inicio, la canción se llamaba Purple Haze, Jesus Saves, título que fue cambiado para evitar reacciones contraproducentes en el público. La protagonista de esta canción es la guitarra de Hendrix, que va de sus famosos riffs a los largos y poderosos solos que la caracterizaban. Fue lanzada en su álbum debut Are You Experienced y significó un éxito inmediato.


47. Jailhouse Rock (1967)
Elvis Presley

Este tema escrito por los legendarios Lieber y Stoller colocó al Rey en la cima de su carrera. Fue el tema principal de la película del mismo nombre, donde Elvis protagoniza a un joven encarcelado injustamente. Los dos acordes del inicio son probablemente los más reconocibles de la historia del rock n’ roll. Se han hecho miles de versiones de esta canción, tanto en vivo como en grabaciones, en varios idiomas y en distintos géneros musicales.


46. House of the Rising Sun (1964)
The Animals

Una vieja canción norteamericana sobre un burdel en New Orleans fue retomada por el grupo británico The Animals para su segundo sencillo. El arreglo de órgano de Alan Price y la rasposa voz de Eric Burdon (que podría pertenecer a una persona mucho mayor) distinguieron al grupo del resto de las bandas de la Ola Inglesa, que por aquellas fechas se habían vuelto populares en los Estados Unidos.


45. Rock You Like A Hurricane (1984)
Scorpions

La menospreciada banda alemana Scorpions fue una pieza clave para el desarrollo del hard rock y el heavy metal. Más allá de sus emotivas baladas, Scorpions trajo consigo el perfeccionamiento de las guitarras gemelas y las voces agudas. Esta banda formada en 1965 se volvió mundialmente famosa con el álbum Love At First Sting, cuyo primer sencillo es un himno de sexualidad y pasión que escandalizó a la PMRC (un grupo de esposas de políticos que censuraban canciones) estadounidense y, por ende, se volvió muy popular en ese país.


44. Black Magic Woman (1970)
Santana

Black Magic Woman fue escrita por el guitarrista de blues Peter Green para su banda Fleetwood Mac en 1968, pero la versión de Santana es tan buena que a menudo la gente olvida que es un cover. Santana añadió una parte de Gypsy Queen de Gábor Szabó, un fragmento de la Danza Húngara, jazz y ritmos latinos, convirtiendo el entrañable blues de Green en una fiesta de sonidos y colores.


43. White Room (1968)
Cream

Escrita por el poeta Pete Brown, un amigo de Jack Bruce que colaboraba ocasionalmente con la banda, White Room es una muestra del talento del supergrupo inglés. En contraste con lo que se piensa, la canción no tiene ninguna relación con las drogas, sino que como Brown aclaró alguna vez, habla sobre un apartamento nuevo, con paredes blancas. Bruce es quien lleva la voz en la canción, permitiendo a Clapton mezclar su técnica bluesera con el pedal wah-wah.


42. Walk This Way (1975)
Aerosmith

La tierna historia de un perdedor que pierde su virginidad con una pretenciosa y promiscua porrista es cantada furiosamente por Steven Tyler en Walk This Way. El riff de Joe Perry se mantiene constante y culmina con un fantástico solo de guitarra casi al morir la canción. No fue bien recibida por el público hasta un año después de su lanzamiento y se volvió aún más popular con el cover de los raperos Run-D.M.C. de 1980.


41. Paradise City (1987)
Guns N' Roses

Paradise City es una canción irónica sobre la ciudad de Los Angeles, en los versos critica la seguridad e integridad de la ciudad, mientras que los coros hablan de un lugar totalmente distinto “donde el pasto es verde y las chicas son bonitas”. En este tema, la banda muestra sus influencias de blues y al mismo tiempo, Axl grita los versos a gran velocidad, posiblemente inspirado en Walk This Way de Aerosmith. Esta canción cierra todas las actuaciones de la banda, aún hoy, cuando Axl es el único miembro original que queda.


Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 7

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


40. (I Can't Get No) Satisfaction (1965)
The Rolling Stones

Las baladas de la ola inglesa no eran suficientes para el quinteto londinense The Rolling Stones, quienes casi sólo habían grabado covers de blues, pero estaban a punto de tener un golpe de suerte con una de sus composiciones originales. El riff de cinco notas de Richards se mezclaba con la letra provocativa de Jagger y le gritaban al mundo que no estaban satisfechos con lo que tenían. Esta insatisfacción encontró eco en los jóvenes de la época y escandalizó algunos conservadores en ambos lados del Atlántico.


39. Have You Ever Seen the Rain? (1970)
Creedence Clearwater Revival

Los integrantes de Creedence Clearwater Revival se preparaban para la tormenta después del gran éxito conseguido a finales de los 60’s. Las tensiones dentro de la banda y las malas decisiones de su líder John Fogarty, comenzaban a desmoronar al cuarteto de swap rock. El primero en irse fue Tom Fogarty y tras su partida, el grupo sólo sobrevivió un año más. Esta canción se anticipaba a ese largo y doloroso proceso de separación.


38. Carry On Wayward Son (1976)
Kansas

La banda de rock progresivo Kansas logró un gran éxito con el sencillo Carry On Wayawrd Son, el cual es una mezcla de coros armónicos, complejos teclados y rock pesado. Aunque se piensa que la letra tiene un trasfondo religioso, el tema fue escrito por el guitarrista Kerry Livgren antes de abrazar el cristianismo.


37. The Spirit of Radio (1980)
Rush

Varios rockeros mostraron su respeto por el radio como medio de comunicación, entre ellos, Queen, Ramones y el supergrupo canadiense de rock progresivo Rush. Esta canción está cargada de nostalgia, la virtuosa guitarra de Alex Lifeson, la voz aguda de Geddy Lee, además de las letras inteligentes y la batería magistral de Neil Peart. Es de los pocos temas de Rush que no fueron pensados como parte de un disco conceptual.


36. 25 Or 5 To 4 (1970)
Chicago

Robert Lamn dio una muestra de sus habilidades compositivas al escribir este tema, ya que habla de lo lento que pasa el tiempo cuando quieres terminar una canción y no sabes qué escribir. El título hace referencia a la hora en el reloj de Lamn cuando estaba a punto de finalizar la letra (3:34 o 3:35). La sección de metales da un sonido gigantesco a la producción y el solo de guitarra de Terry Kath es uno de los más memorables de la historia del rock.


35. Iron Man (1970)
Black Sabbath

El riff que definió la palabra ‘pesado’ en los 70’s fue obra de Tony Iommi para enmarcar la curiosa historia de un hombre que viaja en el tiempo, se cubre de acero y cobra venganza contra la humanidad. No tiene relación alguna con el héroe de Marvel Comics, pues este Iron Man es más bien un anti-héroe. Sin embargo fue parte de la banda sonora de la película del mismo nombre, más como un regalo a los fans que debido a una conexión temática.

34. Still Loving You (1984)
Scorpions

La power ballad por excelencia y también uno de los mejores trabajos del dúo Schenker/Jabs en las seis cuerdas. Una balada que crece progresivamente, aderezada con la emotiva voz de Klaus Meine y culmina con un fantástico solo de guitarra interpretado por Rudolph Schenker. Se dice que en 1985 causó un baby boom (aumento considerable en el número de nacimientos) en Francia, hecho que sorprendió a la banda.


33. Rock And Roll (1971)
Led Zeppelin

Inspirada en Keep A Knockin’ de Little Richard, esta canción es un tributo al Rock N’ Roll por parte de los miembros de Led Zeppelin. Fue grabada durante las sesiones de Four Sticks, después de 12 horas de trabajo. Es la canción con la que la banda cerraba sus presentaciones y, en palabras de Jason Bonham, es la que tiene la batería más compleja.


32. Johnny B. Goode (1958)
Chuck Berry

Posiblemente Chuck Berry sea el guitarrista más influyente de la historia del rock. A mediados de los años 50’s, Chuck llamó la atención por su técnica tan peculiar de tocar la guitarra, como un blues acelerado y frenético. Johnny B. Goode es en parte una pieza autobiográfica que decía originalmente “Oh, my butt, that Little coloured boy can play (¡Por mi trasero, ese chico negro sí que puede tocar!)", pero fue modificada para evitar la censura de los medios.


31. I'd Love To Change the World (1971)
Ten Years After

La banda de blues Ten Years After se tomó un respiro y escribió esta canción contradictoria y maravillosa a la vez. Es un himno hippie que critica a los hippies, indicando que se puede estar realmente preocupado por la situación mundial, pero a la vez no tener la respuesta a los problemas. Se dice que Alvin Lee era considerado el guitarrista más rápido de Inglaterra y en esta canción se muestra claramente el porqué.


Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 8

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


30. Baba O'Riley (1971)
The Who

Pete Townshend escribió esta canción para incluirlo en su proyecto Lifehouse, una ópera rock de ciencia ficción que debía seguir a Tommy. Al no encontrar apoyo para producirla, transformó varios de los números en canciones para el álbum Who’s Next. El título proviene de la mezcla de los nombres de Meher Baba y Terry O’Riley, un músico experimental. Townshend introdujo la fecha de nacimiento de Meher Baba en un sintetizador y obtuvo la secuencia inicial de la canción, misma que fue reproducida en un órgano, inspirado en el trabajo de O’Riley. El solo de violín en la coda de la canción fue idea de Keith Moon.


29. Highway To Hell (1979)
AC/DC

Cuando un reportero preguntó a Angus Young cómo se sentía estar constantemente de gira, él contestó “It’s a fuckin’ highway to hell”. Así nació el título de esta canción y del disco homónimo de 1979, donde Angus aparece con cuernos y cola de demonio. Pronto los conservadores acusaron a la banda de satanistas, a lo que Young respondió “Mi mamá me mataría por eso”. Algunos dicen que la canción habla de la Canning Highway, una carretera peligrosa en Australia. Lo cierto es que el riff de inicio lo convirtió en un clásico inmediato de la banda y de la historia del rock.


28. The End (1967)
The Doors

El mounstro poético-surrealista de Jim Morrison duraba casi 12 minutos y mostraba una de las facetas más extrañas del bizarro vocalista: el complejo de Edipo. O al menos eso han dicho los “expertos” en la materia. Es posible que los versos “padre, quiero matarte; madre, quiero follarte” hayan sido escritos con la única intención de causar impacto, y vaya que lo hicieron, pues fueron expulsados del club Whiskey-A-Go-Go tras cantarlos en vivo durante una de sus presentaciones. La palabra ‘fuck’ fue censurada en el álbum.


27. London Calling (1980)
The Clash

El desastre nuclear de Three Mile Island desató el amarillismo en los medios de comunicación. Todos hablaban de un inminente fin del mundo gracias a una crisis atómica. Esta situación fue retratada por Joe Strummer en London Calling. La canción relata una serie de desgracias y culmina con la frase “But I have no fear, ‘cause London is drowing and… I live by the river”. Se dice que Strummer vivía en un piso alto, por lo que la inundación no lo afectaría. “This is London calling” era el mensaje con el que la BBC iniciaba sus transmisiones durante la Segunda Guerra Mundial.


26. You Really Got Me (1964)
The Kinks

Dave Davies hizo un corte a su amplificador para conseguir el sonido fuzz que dio fama al riff clásico de You Really Got Me. Ray Davies buscaba reconciliarse con la disquera, ya que después de dos sencillos poco exitosos, estaban a punto de echarlos de la firma. Por suerte, la canción fue todo un éxito y se convirtió en el tema más famoso de The Kinks. Aún se discute si el solo es obra de Dave Davies o de Jimmy Page, quien fue músico de sesión durante la grabación del disco. La duda se mantiene debido al hecho de que Dave parecía olvidar dicho solo durante sus presentaciones en vivo.


25. Stone Cold Crazy (1974)
Queen

Irónicamente, una de las canciones más pesadas de los 70’s no fue escrita por Kiss, Led Zeppelin ni Black Sabbath, sino por el cuarteto inglés Queen, una banda de rock progresivo con tintes glam que pronto sacudió al mundo entero con sus impactantes presentaciones. El poderoso riff de la canción y el rápido fraseo de Mercury convirtieron el tema en uno de los favoritos de los fans. Se ha llamado a Stone Cold Crazy la primera canción de thrash metal de la historia.


24. Aqualung (1971)
Jethro Tull

La fotógrafa Jennie Franks, esposa de Ian Anderson, tomó la foto de un viejo vagabundo que echaba sospechosas miradas a las niñas pequeñas de un parque. Ésta fue la inspiración de Anderson para escribir la letra sobre un vagabundo soñador que vive apartado de la sociedad, a merced de las inclemencias del tiempo. El trabajo del guitarrista Martin Barre en esta canción es envidiable, especialmente en el solo, el cual se dice fue levemente interrumpido por la llegada de Jimmy Page al estudio de grabación.


23. Dream On (1973)
Aerosmith

El padre de Steven Tyler le enseño a tocar el piano desde muy temprana edad. Fue así como nacieron los acordes de Dream On, el tercer sencillo del álbum debut de Aerosmith. Es una de las baladas más emotivas del grupo y ha inspirado a muchos músicos desde los 70’s. La voz de Tyler está en su mejor momento, destacando el grito agudísimo que lanza casi al final de la canción.


22. Free Bird (1973)
Lynyrd Skynyrd

Una tierna y nostálgica balada sureña se transformó en el tema épico de Lynyrd Skynyrd, con casi 10 minutos de duración y uno de los solos de guitarra más orgásmicos y largos de la historia. Ésta canción se ejecutó solo de manera instrumental por un tiempo tras la muerte del cantante Ronnie Van Zant en 1977. Es una tradición que en los conciertos de cualquier género, banda o músico, alguien grite “¡Free Bird!” aunque sea sólo como una broma.


21. Highway Star (1972)
Deep Purple

Deep Purple estaba cansado de usar Speed King como introducción para sus presentaciones. Durante una entrevista, Blackmore y Gillan comenzaron a improvisar una canción y de este pequeño ensayo nació la poderosa Highway Star. Es una de las canciones ideales para escuchar en el auto, ya que habla de un automóvil invencible y su orgulloso conductor. Los solos de Ritchie Blackmore y John Lord son un digno ejemplo del poderío de Deep Purple como uno de los mejores exponentes del rock pesado.





Las 100 mejores canciones del Rock - Parte 9

Por Caín   Publicado el  sábado, octubre 01, 2011   Rock Sin comentarios


20. Back In Black (1980)
AC/DC

La muerte repentina de Bon Scott dejó a AC/DC en una situación complicada, ya que estaban en medio de la producción de un nuevo álbum. Después de reclutar a Brian Johnson como vocalista (a sugerencia del propio Scott, antes de morir), la banda terminó el álbum Back In Black, y este tema homónimo está dedicado a la memoria del enérgico vocalista. El riff de guitarra es uno de los más reconocibles de la historia del Rock y ha sido sampleado por muchos músicos sin la autorización de AC/DC.


19. The Happiest Days of Our Lives / Another Brick In the Wall (Part II) (1979)
Pink Floyd

Roger Waters hace una crítica a la educación en Inglaterra donde los profesores descargan sus frustraciones sobre los alumnos. El coro de “We don’t need no, education/ We don’t need no, tough control” fue controversial para algunos sectores de la población por el hecho de que era interpretado por niños (algunos alegaron años más tarde que no recibían regalías por el éxito del sencillo). Existe una versión de Another Brick In the Wall (Part II) como sencillo, pero se escucha como una canción incompleta, ya que originalmente eran 2 canciones unidas, por lo que usualmente se transmiten ambas.


18. Like A Rolling Stone (1965)
Bob Dylan

Usualmente las composiciones de Bob Dylan han tenido más éxito cuando son interpretadas por otros músicos, pero la canción con la que incursionó en el rock fue insuperable. Aunque con ella se ganó la desaprobación de su antiguo público, acostumbrado al folk, Like A Rolling Stone está considerada como una de las canciones más influyentes en la historia de rock. Habla sobre una chica de estrato social alto que cae en desgracia y experimenta un revés tremendo en su vida. Ante esta situación, Dylan exclama burlón “How Does It Feel? (¿Cómo se siente?)”.


17. All Along the Watchtower (1968)
Jimi Hendrix Experience

Una canción escrita y lanzada originalmente por Bob Dylan, pero retomada seis meses más tarde por el talentoso guitarrista Jimi Hendrix. El genio de las seis cuerdas reemplazó la melancólica armónica de Dylan por la guitarra que lo hizo famoso. La versión de Hendrix es instrumentalmente más rica y pierde un poco el trasfondo religioso que Dylan le había impreso. El mismo Dylan quedó impresionado con la interpretación de Jimi.


16. Won't Get Fooled Again (1971)
The Who

Esta es otra canción que formaba parte de Lifehouse (el fallido proyecto de Pete Townshend) y habla sobre la inutilidad de las revoluciones para lograr cambios en la sociedad. Tras una revolución viene un nuevo régimen y esto se convierte en un ciclo interminable de inconformidad. De alguna manera, la ambigua frase “Won’t Get Fooled Again” puede ser empleada por revolucionarios y conservadores por igual. El órgano se convirtió en un elemento recurrente para las canciones de The Who durante la década de los 70’s hasta la muerte de Keith Moon.


15. We Will Rock You / We Are the Champions (1977)
Queen

A pesar de ser dos canciones totalmente distintas, desde su concepción siempre han estado ligadas y es imposible considerar una superior a la otra. We Will Rock You con sus dos patadas y un aplauso, es un himno cuasi-marcial que anuncia una amenaza al canto de “Vamos a sacudirte”. Existe una versión alterna de esta canción que Queen utilizaba para abrir sus conciertos. We Are the Champions, por su parte, es una balada que cuenta la historia de un hombre que logra salir adelante a pesar de las dificultades. Fue escrita como un himno para el equipo de futbol Manchester United. Ambas canciones estaban juntas al principio del álbum News of the World, fueron lanzadas en un mismo sencillo y eran tocadas al final de cada concierto de la banda.


14. A Day In the Life (1967)
The Beatles

La cima de la innovación presentada por The Beatles en el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fue la pieza A Day In the Life. La letra, escrita por Lennon, está basada en tres acontecimientos concretos: la muerte del joven millonario Tara Browne en un accidente automovilístico, la aprición de Lennon en una película bélica llamada How I Won the War? Y una nota del Daily Mail sobre baches en Blackburn, Lancashire. McCartney fue quien agregó el segmento intermedio y sugirió el arreglo orquestal que culmina en un orgasmo sónico. El despertador fue puesto por el roadie Mal Evans, quien también tocó uno de los tres pianos con los que culmina la obra.


13. Born To Be Wild (1968)
Steppenwolf

La primera canción que contenía el término Heavy Metal fue escrita por Mars Bonfire, hermano del baterista de Steppenwolf, curiosamente Mars no pertenecía a la banda. La canción habla de un estilo salvaje de vida rodeada de motores ruidosos y altas velocidades. Se asocia con motociclistas desde su aparición en la película Easy Rider de 1969. Es una de las canciones más influyentes del hard rock y según John Kay, vocalista de la banda, cada generación afirma que esta canción la representa a la perfección.


12. Light My Fire (1967)
The Doors

Quizá la canción más elaborada del cuarteto californiano The Doors, donde el teclado de Manzarek, la batería de Densmore y la guitarra de Krieger pueden ser escuchadas en todo su esplendor. La letra fue escrita por Robbie Krieger, quien sólo partió de la idea de crear una canción en base a uno de los 4 elementos. Algunas estaciones de radio transmitían la versión del álbum de más de 7 minutos de duración en vez del modesto sencillo de tan solo 3 minutos, gracias a esto, subieron las ventas del álbum, ya que los fans lo adquirían para poder escuchar la versión extendida. Como dato curioso, el cover de José Feliciano ganó un Grammy a la mejor interpretación pop masculina en 1969, mientras que la banda no recibió un solo premio de la industria hasta la década de los 90’s.


11. In-A-Gadda-Da-Vida (1968)
Iron Butterfly

La canción de rock más larga de su tiempo, que inspiró a los músicos de su época para tocar música más pesada y experimentar con los sonidos. Se trata de un compendio de solos y una letanía que se repite incesante. Se doce que el título original durante los ensayos y la grabación era “In the Garden of Eden (En el Jardín del Edén)”, pero Doug Ingle estando borracho y/o drogado dictó un extraño juego de palabras al baterista Ron Bushy cuando este escuchaba el tema con audífonos. Un tema brillante por su complejidad y virtuosismo.


Regresar al inicio ↑
Contáctanos

Acerca del blog

Este blog pretende profundizar en la historia de algunas bandas, álbumes y canciones que, en mi opinión, necesitan una revisión más exhaustiva. Si crees que hay una banda o disco que cumpla con estas características, puedes dejar tus sugerencias en los comentarios.
© 2013 Diabulus et Musica. WP Mythemeshop Converted by BloggerTheme9
Blogger templates. | Distributed by Rocking Templates Proudly Powered by Blogger.